전문가 프로필
프로필
답변
잉크
답변 내역
전체
학문
악보에서 다카포와 달세뇨의 차이는 무엇인가요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.1. 다카포(D.C., Da Capo)**다카포(D.C.)**는 "처음부터"라는 의미를 가집니다. 이 기호는 보통 곡의 처음으로 돌아가서 반복하라는 지시입니다. D.C.는 그 자체로 "다카포"라고 읽으며, 반복 후 처음부터 다시 연주하라는 의미입니다. 보통 D.C. al fine 또는 D.C. al coda 같은 추가 지시와 함께 사용되는데, 이들은 반복 후 어디서 끝내야 하는지를 지시합니다.D.C. al fine: "처음으로 돌아가서 fine(끝) 지점까지 연주하라"는 뜻입니다.D.C. al coda: "처음으로 돌아가서 coda(끝 부분)로 가는 지점을 연주하라"는 뜻입니다.2. 달세뇨(D.S., Dal Segno)**달세뇨(D.S.)**는 "표시된 곳으로 돌아가라"는 의미입니다. 이 기호는 특정 지점에서 반복하라는 지시입니다. **세뇨(𝄋)**라는 기호가 표시된 곳(보통은 악보에 '𝄋' 기호가 있는 곳)을 찾아서 그 지점으로 돌아가서 반복하라는 뜻입니다.D.S. al fine: "달세뇨(𝄋)로 돌아가서 fine까지 연주하라."D.S. al coda: "달세뇨(𝄋)로 돌아가서 coda로 가는 지점으로 연주하라."
학문 /
음악
25.01.06
0
0
전세계적으로 가장 인기가 많은 피아니스트는 누구인가요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.피아노를 잘 치는 사람들은 매우 많지만, 전 세계적으로 가장 인기 있는 피아니스트들은 기술적 완벽성, 감정적 깊이, 독창성을 바탕으로 자신만의 음악적 정체성을 확립한 인물들입니다. 위에서 언급한 피아니스트들은 클래식 음악의 전통을 지키면서도, 동시에 현대 음악계에 큰 영향을 미친 거장들로, 여전히 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다.마르타 아르헤리치. 유자왕.블라디미르 호로비츠.마우리치오 폴리니.다니엘 바렌보임. 레너드 전스타인. 등이 있습니다
학문 /
음악
25.01.06
5.0
1명 평가
0
0
인상주의 음악과 표현주의 음악은 각각 어떤 음악적 특징을 가지고 있나요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.1. 인상주의 음악인상주의 음악은 19세기 말에서 20세기 초에 주로 프랑스에서 발전했으며, 클로드 드뷔시와 모리스 라벨 같은 작곡가들이 대표적입니다. 이 음악은 회화의 인상주의와 유사한 방식으로 감각적이고 모호한 분위기를 중시합니다.선율: 인상주의 음악에서 선율은 비교적 흐림과 모호함을 특징으로 합니다. 복잡하고 구체적인 형태보다는 부드럽고 유동적인 선율이 자주 등장합니다. 선율이 명확하게 드러나기보다는 다양한 소리와 음색이 얽히면서 '음악적 안개'를 형성하는 경향이 있습니다.화성: 전통적인 기능 화성에서 벗어나 화성학적 모호함을 추구합니다. 예를 들어, 구성음의 관계보다는 오르간 음처럼 음들이 겹쳐져서 느슨한 하모니를 이루는 방식입니다. 오르프화음, 전조의 자유로움, 4도와 5도의 화음 등 새로운 화성적 기법이 사용됩니다. 도미넌트-토닉의 전통적인 관계가 약화됩니다.리듬: 리듬은 자주 불규칙하거나 흐릿하게 처리됩니다. 인상주의 음악에서는 리듬의 경계가 명확하지 않으며, 유동적이고 자유로운 리듬이 주로 사용됩니다. 예를 들어, 슬로우 리듬이나 즉흥적인 리듬을 활용하여 일정한 박자를 찾기 어려운 경우도 많습니다.음색: 음색에 대한 관심이 매우 큽니다. 악기의 색깔과 그라데이션을 강조하며, 교차 화성, 음색의 다채로움을 표현하기 위해 다양한 악기 편성을 시도합니다. 예를 들어, 피아노에서 고유의 소리를 강조하거나, 관악기와 현악기의 부드러운 울림을 활용합니다.형식: 전통적인 음악 형식에서 벗어나, 형식이 자유롭고 고정되지 않습니다. 대개 자유로운 구조로 전개되며, 즉흥성이나 감각적 흐름이 중요한 요소로 작용합니다.2. 표현주의 음악표현주의 음악은 주로 20세기 초 독일에서 발전했으며, 알반 베르크, 아서 쇤베르크, 안톤 브루크너 등이 중요한 작곡가로 활동했습니다. 표현주의는 감정과 내면의 갈등을 극대화하여 음악을 통해 심리적, 감정적 충격을 전달하려는 목표를 가지고 있습니다.선율: 표현주의 음악에서 선율은 비정상적이고 파괴적인 성격을 지니며, 감정의 극단적인 표현을 추구합니다. 선율은 종종 고음역대에서 시작해 급격하게 변하거나, 불규칙적이고 각진 형식을 취하기도 합니다. 고통이나 불안 같은 감정을 나타내기 위해 극단적인 음정을 사용하기도 합니다.화성: 전통적인 화성을 완전히 거부하고 무조성 음악을 강조합니다. 12음 기법(Schoenberg의 기법)처럼 특정 음계나 조성에 의존하지 않고, 모든 음이 동등하게 사용되는 방식이 특징입니다. 그로 인해 화성은 고통스러울 정도로 불협화음적이며, 긴장감이 지속됩니다.리듬: 리듬은 불안정하고 불규칙적이며, 종종 극단적으로 빠르거나 느린 리듬을 사용하여 심리적인 압박감을 전달합니다. 리듬은 자주 단절적이고 교차적인 성격을 띠며, 고전적인 리듬 패턴을 부정하는 경향이 있습니다.음색: 음색은 감정적 강렬함과 극단적인 변화를 강조하는 방향으로 발전합니다. 악기의 극단적인 활용이나 음색의 변화에 집중하며, 음색의 거친 질감이나 예기치 않은 소리의 연출을 중시합니다. 예를 들어, 피아노는 강한 터치와 극단적인 역동성을 표현하기 위해 사용될 수 있습니다.형식: 표현주의 음악은 대개 고정된 형식이 없고, 자유롭게 구성됩니다. 일반적으로 기존의 음악 형식을 파괴하고 선율과 화성의 자유로운 변화를 통해 감정의 흐름을 표현합니다. 따라서 음악은 끊임없는 변형과 발전을 특징으로 합니다.요약인상주의는 감각적이고 자연적인 분위기를 추구하며, 표현주의는 내면의 고통과 감정을 극단적으로 표현하려는 경향이 강합니다.
학문 /
음악
25.01.06
0
0
독일 음악교육학자 놀테가 음악교육학의 구조를 3단계로 체계화 했다고 하는데 어떤 단계들이 있나요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.독일의 음악교육학자 헬무트 놀테(Helmut Nolté)는 음악 교육을 체계적으로 분석하고, 이를 세 가지 단계로 나누어 설명했습니다. 그의 음악교육학 구조는 다음과 같습니다:1. 음악적 경험 (Musikalische Erfahrung)이 단계는 학생들이 음악을 경험하고, 직접 참여하는 과정입니다. 여기서 중요한 것은 음악을 단순히 이론적으로 배우는 것이 아니라, 실제로 듣고, 연주하고, 창작하는 활동을 통해 음악적 경험을 쌓는 것입니다.2. 음악적 이해 (Musikalische Erkenntnis)두 번째 단계는 음악에 대한 이해와 분석입니다. 음악적 경험을 바탕으로 음악의 이론, 구조, 형식 등을 학습하며, 음악에 대한 깊이 있는 지식과 인식을 형성하는 단계입니다.3. 음악적 표현 (Musikalische Ausdruck)마지막 단계는 음악을 통해 감정을 표현하고, 창의적으로 음악을 만들어가는 과정입니다. 이는 학생들이 음악을 단순히 감상하거나 이해하는 것을 넘어서, 자신만의 방식으로 음악을 창조하고 표현하는 단계입니다.놀테의 이론은 음악 교육이 단순한 기술 습득을 넘어, 학생들이 음악을 통해 다양한 경험과 감정을 표현할 수 있도록 돕는 것을 강조합니다.
학문 /
음악
25.01.05
0
0
순환호흡이라는건 어떻게하는건가요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.순환호흡(Circular Breathing)은 주로 관악기 연주자들이 사용하는 기법으로, 공기를 끊임없이 공급하기 위해 입으로 내쉬는 동시에 코로 들이마시는 기술입니다. 이를 통해 연주자가 공기를 끊지 않고 긴 시간 동안 연주를 지속할 수 있습니다. 특히 색소폰, 트럼펫, 플루트 등에서 많이 사용됩니다.순환호흡의 기본 원리:1. 입으로 숨 내쉬기: 먼저 입으로 공기를 내뱉습니다. 이때 음을 내면서 내쉬면 소리가 계속 유지됩니다.2. 코로 숨 들이마시기: 입으로 공기를 내쉬는 동시에, 코로 빠르게 공기를 들이마십니다. 이 과정에서 입 안에 남아있는 공기를 이용해 코로 숨을 쉬는 동안 소리를 끊지 않도록 해야 합니다.3. 입과 코의 협력: 내쉬는 공기와 들이마시는 공기를 동시에 조절해야 하므로, 입과 코의 협력이 중요합니다. 숨을 들이마실 때는 목과 폐를 이용해 빠르게 공기를 흡입해야 합니다.연습 방법:우선 입으로만 내쉬는 연습을 하며 소리를 낼 수 있도록 익숙해지세요.그다음, 코로 숨을 들이마시며 입으로 내쉬는 연습을 동시에 시도합니다. 처음에는 짧게 내쉬고, 점차 그 시간을 길게 늘려가며 연습합니다.실제 연주에서는 이 기술을 자연스럽게 연주와 결합하여 사용해야 하므로 꾸준한 연습이 필요합니다.케니지와 같은 연주자들은 이 기법을 완벽하게 숙달하여, 긴 시간 동안 끊김 없이 연주할 수 있습니다.
학문 /
음악
25.01.04
0
0
아침마다 따뜻한 물을 마시고 목을 풀어주는데도 노래를 부르면 목이 따가워요. 전문 기관에서 발성을 익히면 조금 나아질까요? 잘못된 발성이 문제일까요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.감기가 아닌지.... 그렇지 않다면 목을 너무 많이 쓰는듯 합니다.후~~하고 바람을 불듯목은 하품을 하듯 열고 호흡이 자나가며 성대가 자연스럽게 진동하게 나두는거죠!~ 이때 후두는 밑으로 다운되면 좋습니다ㅡ
학문 /
음악
25.01.03
0
0
음역대를 높이는것보다 낮추는게 더힘든가요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.제 경험으로는 그렇습니다. 좋음 발성과 호흡을 이용해서 성대를 무리없이 사용하면 고음은 점점 향상되고 음역대가 넓어집니다.그러나 저음은 타고 나지ㅜ않으면 나지 않습니다
학문 /
음악
25.01.03
0
0
노래를 부를 때 목소리를 떨지 않는 방법이 뭘까요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.목소리가 떨리고 음을 길게 부르기 어려운 경우, 안정적인 발음을 위해 몇 가지 발음과 발성 훈련이 필요할 수 있습니다. 다음 방법들을 시도해 보세요:1. 호흡 훈련: 노래를 부를 때 중요한 것은 깊고 안정적인 호흡입니다. 복식호흡(배를 이용한 호흡)을 연습해보세요. 배가 부풀어 오르도록 깊게 들이마시고, 노래할 때 천천히 내쉬면서 공기의 흐름을 조절하세요. 이는 목소리를 더 안정적으로 만듭니다.2. 발음 연습: 목소리가 떨리는 경우는 발음이 제대로 이루어지지 않거나 목소리가 지나치게 긴장된 경우일 수 있습니다. 발음할 때 턱과 목을 풀어주고, 입술과 혀의 위치를 정확히 맞추는 것이 중요합니다.3. 음성 훈련: 노래의 음정을 정확히 맞추는 연습도 필요합니다. 피아노나 기타와 같은 악기와 함께 음을 맞추어가며 부르면 음정이 더욱 안정됩니다.4. 목소리 이완: 노래를 부를 때 목과 어깨가 긴장되면 목소리가 떨릴 수 있습니다. 몸의 긴장을 풀고, 목과 어깨를 이완시키는 연습을 해보세요. 가벼운 스트레칭도 도움이 될 수 있습니다.5. 단계별 연습: 음을 길게 부를 때 어려움을 느낀다면, 처음엔 짧은 음부터 연습하고 점차 길이를 늘려가는 방식으로 연습하세요. 일관된 발음과 호흡으로 음을 유지하려고 노력하면 점차 길게 부를 수 있게 됩니다.6. 발성 훈련: 발성 연습을 통해 목소리의 안정성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, '엄-엄-엄'과 같은 모음 소리로 음을 일정하게 발음하며 목소리의 떨림을 없애는 연습을 해보세요.이러한 연습을 꾸준히 하면 목소리의 떨림을 줄이고, 안정적으로 음을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
학문 /
음악
25.01.01
0
0
음악의 기본 7음은 어떻게 정해졌나요?
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시의 7음은 자연적인 배음 구조, 조화적인 음정, 그리고 서양 음악의 역사적 발전에 따라 선택된 것입니다. 다른 음이 포함되지 않은 이유는 그 음들이 음악적으로 불안정하고 긴장감을 유발할 수 있기 때문이며, 기본적인 음계의 틀을 형성하기 위해 조화롭고 안정적인 간격들이 선택되었기 때문입니다.
학문 /
음악
24.12.30
4.0
1명 평가
0
1
음계와 스케일은 같은 의미인가요??
안녕하세요. 강경원 전문가입니다.음계와 스케일은 본질적으로 같은 개념을 의미합니다. 둘 다 일정한 규칙에 따라 배열된 음들의 집합을 나타냅니다."음계"는 한국어에서 더 자주 사용되는 표현이고, "스케일"은 영어 표현이지만 같은 의미로 사용됩니다.다만, 스케일이라는 용어는 때때로 더 다양한 음악 이론적 맥락에서 사용될 수 있으며, 특정한 종류의 음계를 구체적으로 지칭할 때 쓰입니다.결론적으로, "음계"와 "스케일"은 본질적으로 동일한 개념을 뜻하지만, 용어의 사용 빈도나 상황에 따라 다르게 느껴질 수 있습니다.
학문 /
음악
24.12.30
0
0
19
20
21
22
23
24
25
26
27